Skip to main content

Andrew Lloyd Webber & Tim Rice - Jesus Christ Superstar (1970)

Otro gran aporte de nuestro querido Neck, y ahora con esta famosa opera rock conceptual donde se trata de la historia de los últimos días de Cristo pero en la versión obscura de Judas, disco forjado por un batallón de buenos músicos más orquesta puestos a disposición de Webber y Rice, con algunos temas desgarradores y un Ian Gillian (Deep Purple) como Jesucristo. Y así empezamos el día de una manera distinta a la habitual, aunque con un disco que combina muy bien con todo lo que va circulando por el blog cabezón. Aquí, un disco doble que les puede volar la cabeza a quienes no lo han escuchado aún. Todo un clásico que se ha grabado en la historia de la música y por muchas razones, pero sobretodo por su calidad. Y por supuesto, otro gran recomendado del blog cabeón!

Artista: Andrew Lloyd Webber & Tim Rice
Álbum: Jesus Christ Superstar
Año: 1970
Género: Opera rock
Duración: 87:11
Nacionalidad: Multinacional



"Jesucristo Superstar" es una ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. El musical es una dramatización musical de la última semana de la vida de Jesucristo, a partir de su entrada en Jerusalén y terminando con la Crucifixión. Fue prohibido originalmente por la BBC por razón de ser "sacrílego".
Antes de su estreno en Broadway y el West End, Jesucristo Superstar fue grabado en forma de álbum conceptual con Ian Gillan (vocalista de Deep Purple) como Jesús, Murray Head como Judas e Yvonne Elliman como María Magdalena. En el disco también tomaron parte Mike d'Abo (líder de Manfred Mann) como Herodes y el cantante de glam rock Gary Glitter (acreditado como Paul Raven) en el papel de uno de los sacerdotes, además de una orquesta sinfónica de 56 piezas y 6 músicos rock. La grabación salió a la venta en 1970 y consiguió llegar al primer puesto del Billboard en dos ocasiones.
Jesus Christ Superstar (Jesucristo Superstar en España y algunos países de América Latina) es una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, que primero surgió como álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a los escenarios de Broadway. Adaptado libremente de los Evangelios, el argumento se centra en los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén y finalizando con la crucifixión. La resurrección no está incluida de manera intencionada para evitar cualquier referencia a la divinidad del protagonista.
El espectáculo se adentra en la psicología de Jesús desde el punto de vista de su discípulo Judas Iscariote, quien es retratado como una figura trágica descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro, y plantea un enfrentamiento político y personal entre los dos que no está reflejado en la Biblia. Durante el desarrollo de la trama se presentan numerosos anacronismos intencionados, como actitudes y sensibilidades contemporáneas, argot en las letras de las canciones o alusiones irónicas a la vida moderna.
Wikipedia

Espero que disfruten de este disco, que pensandolo bien, no podría quedar afuera del blog cabezón.




El álbum conceptual "Jesucristo Superstar" tiene un estilo rock muy distinto a los posteriores trabajos de Lloyd Webber (compositor inglés, además escritor, autor, productor, director y realizador de numerosas obras de teatro, como "como Don't Cry For Me, Argentina", por ejemplo, y entre sus premios se destacan tres Tony, tres Grammy, un Óscar, un Emmy, siete Olivier y un Globo de Oro). Esto se debe principalmente a las voces de Ian Gillan y Murray Head, al empleo de arreglos con varias capas de sonido que combinan elementos rock con otros más clásicos y a la participación de conocidos músicos.


Y para evitar seguir escribiendo sobre el disco, aquí copio una excelente reseña sobre el mismo...

En 1970, un mozalbete de 21 años llamado Andrew Lloyd Webber compone una ópera rock que no fue la primera (ese honor es del Tommy de The Who) ni la última (Webber también compuso Cats y no me hagan hablar) y se asocia con un tal Tim Rice que escribe un libreto con toda la intención de montar un musical, que entonces estaba muy de moda, curiosamente como ahora, pero con más imaginación y sin tanto mercadeo.
Esos musicales de los 70 (como Hair, por ejemplo) marcaron una época irrepetible en cuanto a calidad y compromiso político de los artistas. Sin un céntimo para producir toda la puesta en escena, Webber y Rice deciden invertir sus ahorros en grabar la música en disco, a ver si así encuentran un hueco para montar la obra.
Y vaya si lo encontraron que aún se está representando (con diversa fortuna en cuanto a su calidad, todo sea dicho) por escenarios de medio mundo, incluida una sonrojante versión española con gente del infausto Operación Triunfo que hace llorar de profunda agonía al magnífico montaje español de Camilo Sesto (quien, por cierto, contó con Teddy Bautista como Judas en el reparto original, prediciendo divinamente en lo que se convertiría el actual presidente de nuestra amada SGAE). El mismo Webber, al igual que con la adaptación mexicana de Cats, definió esa versión de Camilo Sesto como superior a su original, pero eso es otra historia.
Un lozanísimo y lechoncete Ian Gillan deja un rato Deep Purple y toma el micro para convertirse en Jesucristo en esta versión original del musical, de la que hablaré en concreto, ya que en realidad existen dos versiones "oficiales". Ésta, que es la grabación original, y la banda sonora de la lisérgica película de 1973, dirigida por el estupendo Norman Jewison. La música, puro rock setentero rozando el progresivo de una calidad y expresividad aplastante, apenas se diferencia entre ambas versiones (la película tiene un tema más y diversos arreglos instrumentales), pero lo que pierde de un lado lo gana del otro, en realidad. Gillan deja el testigo en la banda sonora de la película a Ted Neely, ya que tenía fechas a tope para sus giras con Deep Purple, pero gana como Judas al impresionante Carl Anderson, en esta versión interpretado con suficiencia por el one-hit-wonder Murray Head.
La propuesta, pese a que ahora se representa en alegre play-back en iglesias y comunidades cristianas de todo el mundo, resultó en la época un puro sacrilegio, acrecentado por el estreno de la película. Para los no cristianos (que de todo hay en la vida del Metal) señalaré que a la Iglesia no le hizo ninguna gracia el asunto de que Jesucristo no resucitara al final de la obra, por no hablar de que Carl Anderson (Judas en la película) es el único discípulo negro de Jesucristo, pese a que no se hizo intencionadamente.
También señalar que la puesta en escena, tanto del musical como de la película, es descacharrante. Los romanos van vestidos al estilo nazi o de militar, con ametralladoras y cosas así, Pilatos vive como un Playboy y se utilizan cientos de anacronismos que aumentan el impacto visual de la representación y revolucionaron la forma de puesta en escena de cualquier cosa de ahí en adelante.
Un doble LP que retrata los últimos días de Jesucristo desde el jueves anterior a la pascua (en Betania) hasta su muerte en la cruz tras su entrada en Jerusalén una semana y poco después y los enfrentamientos de corte político entre Cristo y Judas que llevan a éste a traicionarle. De hecho el protagonista del asunto en realidad es Judas, y bajo su punto de vista se desarrolla la acción.
Tras una obertura, como buena ópera, empieza fuerte el asunto con un riff oscuro y de corte prog que acompaña los primeros versos de Judas en "Heaven on their Minds", donde el apóstol acusa a Jesús de estar mezclando la lucha política contra la ocupación romana, en principio la verdadera razón de su existencia como grupo, con delirios mesiánicos de ser el Hijo de Dios y esas cosas y provocando una corriente de exaltación entre el pueblo judío que los romanos pueden interpretar como rebelión abierta. Un temazo de rock que crece pulsante para convertirse en un tema pop con interesante instrumentación y gran presencia de piano y bajo y que pese a mi debilidad por Carl Anderson está magníficamente interpretado por Head.
"What's the Buzz / Strange Thing Mystifying" muestra un tema coral donde los apóstoles y una magnífica interpretación de Yvonne Elliman como María Magdalena parecen alegres y dichosos de seguir al que ellos creen Hijo de Dios. Judas no tarda en contraatacar poniendo en entredicho la relación de Jesús con María Magdalena (otra cosa que a la Iglesia le pareció estupenda, por otra parte) lo que provoca un enfrentamiento abierto entre ambos que convierte una alegre tonada en una lúgubre parte prog de Gillan. Cristo, superado por las circunstancias que él mismo ha creado, acusa a sus discípulos de no comprender su mensaje.
"Everything's Alright" representa la cara más amable del disco, una balada tocada con fervor jazz y cantada con delicadeza por María Magdalena que pronto rompe en dos la voz de Judas acusándola de nuevo de gastar en Cristo dinero para ungüentos en lugar de ayudar a los pobres y a Cristo de estar actuando en contra de sus propias creencias al tratar con una prostituta (María Magdalena era prostituta, basicamente). Pronto la profunda voz de Gillan abre de nuevo un enfrentamiento con Judas donde ya anuncia su próxima muerte. La canción gana intesidad en un final setentero de gran calidad musical.
Se cambia de registro y de bando, un piano siniestro y unos coros inquietantes abren "This Jesus Must Die", donde Caifás (líder del Sanedrín y jefe espiritual judío aceptado por los romanos) se plantea si la creciente fama de Cristo como Hijo de Dios les provocaría problemas y llega a la conclusión de que sí y de que por un solo hombre se podría provocar una reacción de los romanos contra todo un pueblo. El tema es oscuro y agrio, con toques funk y una combinación de voces excelente. "Hossana" marca la entrada de un aclamado Cristo en Jerusalén ante las opiniones contrarias del Sanedrín, en un contraste coral de voces graves y agudas bajo una sólida base musical. Cristo busca la liberación espiritual mientras que el pueblo lo quiere como un Mesías que les libere del yugo romano, y así de nuevo la canción, que comienza feliz y coral, se va agriando paulatinamente. "Simon Zealotes / Poor Jerusalem", quizá una de las piezas mejor construidas del disco, representa esa dualidad, "Cristo, te he tocado, dime que estoy salvado" para luego representar a Simon el Zelote pidiéndole que use esa fama e influencia para expulsar a los romanos. Gillan cierra el tema con una amarga y excelente interpretación de cómo su misión (o lo que él cree que es su misión, ya que nunca queda claro en la obra si él mismo es consciente de su divinidad o no) no es la que la gente le pide, acompañado de un piano.
"Pilate's Dream" gana matices acústicos de cierta belleza para relatar el sueño de Pilatos sobre Jesucristo (aunque en la Biblia el sueño es de su mujer o su hermana, no recuerdo ahora mismo). Barry Dennen interpreta el tema con voz aterciopelada y da paso a la muy progresiva "The Temple", en la que Cristo expulsa a los mercaderes que se habían establecido en el templo de Salomón de Jerusalén, una melodía suave pero intensa desgarrada por un grito made in Gillan que de nuevo canta delicadamente un adelanto de su propia muerte para ser luego casi linchado por tullidos, ciegos, paralíticos, leprosos y demás que han oído de la fama de curandero y Mesías de Cristo. Curiosa sensación entre tranquilidad y agobio da este tema, con Gillan de nuevo poniendo sus aullidos al servicio de la causa.
Tras "Everything's Alright (reprise)", que muestra veladamente el deseo de Cristo de dejarlo todo atrás y ser un hombre normal llega de nuevo la excelente interpretación femenina de Yvonne Elliman en "I Don't Know How to Love Him" preguntándose si en realidad ama a un hombre o a un Dios en una balada preciosa y acústica de una intensidad apreciable y un tanto melosa.
"Damned For All Time / Blood Money" se abre con una orquestación un tanto psicodélica y nos trae la traición de Cristo por las famosas treinta monedas de plata. Judas se nos presenta como un patriota que traiciona a Cristo para salvar a su pueblo pese a sus remordimientos, sabiendo que si se permite que siga su fama los romanos podrían declarar guerra abierta a los judíos. Una interpretación desgarrada para un tema con sección de vientos y un corte en el que los sacerdotes le convencen de lo patriota de su acción. El tema tiene trazas de psicodelia y una interpretación vocal poderosísima.
"The Last Supper", la Última Cena, vuelve a presentarnos una melodía inocente con los apóstoles viviendo en una nube color de rosa y cortados por un Gillan que anuncia su muerte de nuevo (bueno, no la suya literalmente) y agria el tema por completo, un contraste precioso y a la vez tranquilo y excelentemente interpretado, instaurando la eucaristía, utilizando cortes musicales de temas anteriores para mostrar el lado humano de Jesucristo anunciando la traición de uno de los suyos y un nuevo enfrentamiento vocal con Head en el papel de Judas, que protagoniza un alegato final sobre bases funky excelente que contrasta con el calmado inicio de la pieza.
La famosísima balada "Gethsemane (I Only Want To Say)" nos da un Gillan que cubre ampliamente el registro y la canta maravillosamente, consiguiendo con su inhumana voz reflejar la angustia de un Cristo cuya parte humana se resiste a sacrificarse, mientras acepta el destino de su parte divina. Pese a que ésta es la explicación de la Biblia, en ningún momento se deja claro si Cristo realmente posee una parte divina o ha enloquecido con la fama (recordemos el título de la obra) y simplemente se lo cree, que es lo que se desprende del conjunto de la obra y su final. Los gritos desgarrados de Gillan enmarcan una parte que pone los pelos de punta por pura expresión. Evidentemente al final Cristo acepta su sacrificio, no sin un cierto rencor que humaniza al personaje totalmente.
"Judas, ¿debes traicionarme con un beso?" es el inicio de "The Arrest", con un creciente coro de los apóstoles que despiertan para defender a Cristo del arresto. Se reinterpretan fragmentos anteriores
de la obra para que Cristo se entregue, no permitiendo a sus discípulos defenderle, y luego su entrada arrestado a Jerusalén, donde, insultado por la gente, es llevado a juicio ante Caifás y Annas, que lo mandan a los romanos en un duelo interpretativo vocal muy interesante.
"Peter's Denial" recupera "Strange thing Mystifying" para encuadrar en un tema de rock la triple negación de Pedro con una parte final de gran emotividad gracias a la entrada de María Magdalena en forma de balada.
Extraña y de pesadilla es la entrada de un Cristo apaleado y apalizado en presencia de Pilatos, en "Piltae and Christ", que marca la primera de dos histriónicas y en mi opinión brillantes interpretaciones. Pilatos no quiere saber nada de él, pese a conocer su fama, y lo manda al líder político local que colaboraba con los romanos. Herodes.
"King Herod's Song" es de nuevo una histriónica interpretación cercana al bodevil con una solidísima base instrumentística detrás. Con un Mike d'Abo (ex-líder de los Manfred Mann) excepcional en cuanto al más puro cinismo en su voz que más tarde fue excelentemente mimetizado por Josh Mostel en la película. Sin duda alguna uno de mis temas preferidos. Como sale en la Biblia, Jesucristo es devuelto a los romanos por Herodes después de algunas frases descacharrantes ("camina sobre mi piscina, cambia mi agua por vino, yo soy tu mayor fan...").
Se amargan totalmente las tornas en la desquiciante y profunda interpretación de "Judas' Death". Desgarradora la interpretación rock de Head, que saca lo mejor de sí mismo mientras los sacerdotes siguen convenciéndole de que obró correctamente. Judas toma cierta conciencia de que sólo ha sido un peón en la conspiración divina y recupera un absolutamente electrizante "I Don't Know How to Love Him", esta vez interpretado por Judas, con una guitarra acústica de fondo que prologa a la desbocada parte psicodélica de su ahorcamiento, brillante en ejecución y composición con un Murray Head desatado gritando y lamentándose para ahogarse en lúgubres cánticos.
Sigue amargándose el disco en su parte final "Trial Before Pilates", dondel el Sanedrín intenta que Pilatos crucifique a un Cristo que él piensa que no merece. Las partes corales y operísticas de esta canción con los gritos del pueblo jurando lealtad al César mientras Pilatos intenta salvar a Cristo son intensas y de locura, y el intento de aplacar a la población mediante los cuarenta latigazos a Cristo se desenlaza con una cuenta exacta sobre una progresión puramente setentera. En este punto la obra comienza a fragmentarse, incluyendo piezas anteriores y repentinos cambios orquestales, con estructuras extrañas y agobiantes que contrastan enormemente con la aparente dulzura de la primera parte de la obra. Tras un tira y afloja, Pilatos se lava las manos en otra interpretación desquiciante... y de pronto vuelve el funk absoluto en "Superstar" para que el espíritu de Judas hable de nuevo con Cristo en un anacronismo total donde se trata el posible impacto de Cristo en una sociedad actual y su legado. Un tema que de nuevo cuenta con una interesante sección de viento y es hasta bailable, con final de puro climax R&B setentero.
Enfila su recta final el disco con los cuatro minutos de agonía y paranoia reflejados en "Crucifixion", donde Gillan relata las últimas palabras de Cristo. Un tema casi experimental, donde se va y vuelve de la muerte representado por interludios instrumentales de corte caótico y coros breves e inquietantes a lo György Ligeti en 2001. Desde luego un tema que da incluso un poco de miedo y refleja lo que quiere reflejar, la pura agonía de la tortura y muerte de la parte humana de Cristo, finalizada por un rotundo "It is Finished" que se pierde entre coros aullantes y desaparecen súbitamente ante las últimas palabras que tradicionalmente pronunció Cristo al morir, "Father, into your hands I commend my Spirit".
Tras la intensidad de la parte final, "John Nineteen-Forty-One" ofrece una salida orquestada tomando de nuevo elementos de "Gethsemane" que acaba en plena calma y serenidad, y aún así con cierto aire retorcido y agónico, con una obra monumental en su concepción y musicalidad. Uno de los mejores musicales de todos los tiempos, una visión moderna de un mito inmortal que sacudió a la sociedad de su época y que llevó a sus creadores una fama que supieron aprovechar estupendamente y que, incluso hoy, puede ofrecer claves para poseer una visión distinta de la habitual en los que nos hemos criado en un contexto católico. Por todo ello cinco cuernos.
No puedo resistirme a poner a Carl Anderson, así que esta vez la muestra va aquí con la muerte de Judas.
MeFuMo


















Lista de Temas:
CD1
01. Overture
02. Heaven On Their Minds
03. What’s The Buzz/Strange Thing Mystifying
04. Everything’s Alright
05. This Jesus Must Die
06. Hosanna
07. Simon Zealotes/Poor Jerusalem
08. Pilate’s Dream
09. The Temple
10. Everything’s Alright
11. I Don’t Know How To Love Him
12. Damned For All Time/Blood Money

CD2
01. The Last Supper
02. Gethsemane (I Only Want To Say)
03. The Arrest
04. Peter’s Denial
05. Pilate And Christ
06. King Herod’s Song(Try It And See)
07. Judas’ Death
08. Trial Before Pilate (Including 39 Lashes)
09. Superstar
10. Crucifixion
11. John Nineteen Forty-One


Alineación:
- Henry McCullough / Acoustic guitar and electric guitar
- Peter Robinson / Chamber organ, electric piano, organ and piano
- Alan Spenner / bass
- Bruce Rowland / drummer, membranophone and percussion
- Neil Hubbard / electric guitar
- Chris Mercer / tenor saxophone
- Ian Gillan / Vocals (Jesus Christ)
- Murray Head / Vocals (Judas Iscariot)
- Yvonne Elliman / Vocals (Mary Magdalene)
- Victor Brox / Vocals (Caiaphas, High Priest)
- Brian Keith / Vocals (Annas)
- John Gustafson / Vocals (Simon Zealotes)
- Barry Dennen / Vocals (Pontius Pilate)
- Paul Davis / Vocals (Peter)
- Mike d'Abo / Vocals (King Herod)
With:
Ian Herbert / additional clarinet
Jeff Clyne / additional bass guitar
Pete Morgan / bass player and vocalist
Alan Weighall / bass player and vocalist
Harry Beckett / additional trumpet
Les Condon / additional trumpet
Ian Hamer / additional trumpet
Kenny Wheeler / additional trumpet
John Marshall / additional membranophone, drums
Anthony Brooke / additional bassoon
Joseph Castaldini / additional bassoon
Chris Taylor / additional flute
Brian Warren / additional flute
Mick Weaver / additional organ and piano
Clive Hicks / additional guitar
Chris Spedding / additional guitar
Louis Stewart / additional guitar
Bill Le Sage / additional percussion
Norman Cave / additional piano
Karl Jenkins / additional piano
Alan Doggett / additional Moog
Andrew Lloyd Webber / additional Moog, organ and piano
James Brown / additional horn
Jim Buck, Jr. / additional horn
Jim Buck, Sr. / additional horn
John Burden / additional horn
Andrew McGavin / additional horn
Douglas Moore / additional horn
Keith Christie / additional trombone
Frank Jones / additional trombone
Anthony Moore / additional trombone
Pat Arnold / additional vocals
Tony Ashton / additional vocals
Peter Barnfeather / additional vocals
Madeline Bell / additional vocals
Brian Bennett / additional vocals
Lesley Duncan / additional vocals
Kay Garner / additional vocals
Murray Head / additional vocals
Barbara Kay / additional vocals
Neil Lancaster / additional vocals
chorus master: Geoffrey Mitchell





Comments

Lo más visto de la semana pasada

Isaac Asimov: El Culto a la Ignorancia

Vivimos una época violenta, muy violenta; quizás tan violenta como otras épocas, sin embargo, la diferencia radica en que la actual es una violencia estructural y mundial; que hasta la OMS retrata como "epidemia mundial" en muchos de sus variados informes de situación. En ese engendro imperial denominado (grandilocuentemente) como "el gran país del norte", la ignorancia (junto con otras bestialidades, como el supremacismo, el racismo y la xenofobia, etc.) adquiere ribetes escandalosos, y más por la violencia que se ejerce directamente sobre aquellos seres que los "ganadores" han determinado como "inferiores". Aquí, un texto fechado en 1980 donde el genio de la ciencia ficción Isaac Asimov hace una crítica mordaz sobre el culto a la ignorancia, un culto a un Dios ciego y estúpido cual Azathoth, que se ha esparcido por todo el mundo, y aquí tenemos sus consecuencias, las vivimos en nuestra cotidaneidad. Hoy, como ayer, Cthulhu sigue llamando... ah,

David Gilmour - Luck and Strange (2024)

Una entrada cortita y al pie para aclarar porqué le llamamos "Mago". Esto recién va a estar disponible en las plataformas el día de mañana pero ya lo podés ir degustando aquí en el blog cabeza, lo último de David Gilmour de mano del Mago Alberto, y no tengo mucho más para agregar. Ideal para comenzar a juntar cositas para que escuchen en el fin de semana que ya lo tenemos cerquita... Artista: David Gilmour Álbum: Luck and Strange Año: 2024 Género: Rock Soft Progresivo / Prog Related / Crossover prog / Art rock Referencia: Aún no hay nada Nacionalidad: Inglaterra Lo único que voy a dejar es el comentario del Mago... y esto aún no existe así que no puedo hablar de fantasmas y cosas que aún no llegaron. Si quieren mañana volvemos a hablar. Cae al blog cabezón, como quien cae a la Escuela Pública, lo último del Sr. David Gilmour (c and p). El nuevo álbum de David Gilmour, "Luck and Strange", se grabó durante cinco meses en Brighton y Londres y es el prim

Jon Anderson & The Band Geeks - True (2024)

Antes de terminar la semana el Mago Alberto nos trae algo recién salido del horno y que huele bastante al Yes de los 80s y 90s, aunque también tiene un tema de más de 16 minutos de la onda de "Awaken" para los más progresivos. Y es que proviene de Jon Anderson, ex miembro fundador de Yes, que junto con la formación The Band Geeks como apoyo lanza este "True", que para presentarlo lo copio al Mago que nos dice: "La producción musical es sensacional con arreglos exquisitos, una instrumentación acorde a las ideas siempre extra mega espaciales de Anderson, el resultado; un disco fresco, agradable al oído, con toda la impronta de el viejo YES, lógico, sabiendo que Jon siempre fue el corazón de la legendaria banda británica". Ideal para ir cerrando otra semana a pura sorpresa, esta es otra más! Artista: Jon Anderson & The Band Geeks Álbum: True Año: 2024 Género: Prog related Nacionalidad: Inglaterra Antes del comentario del Mago Alberto, copio

Charly García - La Lógica del Escorpión (2024)

Y ya que nos estamos yendo a la mierda, nos vamos a la mierda bien y presentamos lo último de Charly, en otro gran aporte de LightbulbSun. Y no será el mejor disco de Charly, ya no tiene la misma chispa de siempre, su lírica no es la misma, pero es un disco de un sobreviviente, y ese sobreviviente es nada más y nada menos que Charly. No daré mucha vuelta a esto, otra entrada cortita y al pie, como para adentrarse a lo último de un genio que marcó una etapa. Esto es lo que queda... lanzado hoy mismo, se suma a las sorpresas de Tony Levin y del Tío Franky, porque a ellos se les suma ahora el abuelo jodón de Charly, quien lanza esto en compañía de David Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez, Fernando Kabusacki, Fernando Samalea y muchos otros, entre ellos nuestro querido Spinetta que presenta su aporte desde el más allá. Artista: Charly García Álbum: La Lógica del Escorpión Año: 2024 Género: Rock Referencia: Rollingstone Nacionalidad: Argentina Como comentario, solamente dejar

Tony Levin - Bringing It Down to the Bass (2024)

Llega el mejor disco que el pelado ha sacado hasta la fecha, y el Mago Alberto se zarpa de nuevo... "Cabezones, vamos de sorpresa en sorpresa, esta reseña la escribo hoy jueves 12 de Setiembre y mañana recién se edita en todo el mundo esta preciosura de disco, una obra impresionante, lo mas logardo hasta el momento por Levin". Eso es lo que dice el Mago Alberto presentando este disco, otro más que se adelanta a su salida en el mercado, para que lo empieces a conocer, a disfrutar y a paladear. Llega al blog cabezón un disco que marcará un antes y un después en la carreara de Levin, y creo que eso ya es mucho decir... o no? Otra sorpresota de aquellas, con un DISCAZO, con mayúsculas. Artista: Tony Levin Álbum: Bringing It Down to the Bass Año: 2024 Género: Fusion, Jazz-Rock. Referencia: Site oficial Nacionalidad: EEUU Creo que el pelado esta vez disfrutó el bajo como nunca, y ello parece haberse trasladado a la grabación, y de ahí a tu equipo de sonido y de

Los 100 Mejores Álbumes del Rock Argentino según Rolling Stone

Quizás hay que aclararlo de entrada: la siguiente lista no está armada por nosotros, y la idea de presentarla aquí no es porque se propone como una demostración objetiva de cuales obras tenemos o no que tener en cuenta, ya que en ella faltan (y desde mi perspectiva, también sobran) muchas obras indispensables del rock argento, aunque quizás no tan masificadas. Pero sí tenemos algunos discos indispensables del rock argentino que nadie interesado en la materia debería dejar de tener en cuenta. Y ojo que en el blog cabezón no tratamos de crear un ranking de los "mejores" ni los más "exitosos" ya que nos importa un carajo el éxito y lo "mejor" es solamente subjetivo, pero sobretodo nos espanta el concepto de tratar de imponer una opinión, un solo punto de vista y un sola manera de ver las cosas. Todo comenzó allá por mediados de los años 60, cuando Litto Nebbia y Tanguito escribieron la primera canción, Moris grabó el primer disco, Almendra fue el primer

Spinetta & Páez - La La La (1986-2007)

#Músicaparaelencierro. LightbulbSun nos revive el disco doble entre el Flaco y Fito. La edición original de este álbum fue en formato vinilo y contenía 20 temas distribuidos en dos discos. Sin embargo en su posterior edición en CD se incluyeron los primeros 19 temas, dejando fuera la última canción que era la única canción compuesta por ambos. En relación a este trabajo, Spinetta en cada entrevista que le preguntaron sobre este disco el dijo que fue un trabajo maravilloso, que es uno de los discos favoritos grabados por él. En septiembre de 2007 se reedita el disco en formato CD, con todos los temas originales contenidos en la edición original en vinilo pero con un nuevo diseño. Creo que lo más elevado del disco es la poética del Flaco, este trabajo es anterior a "Tester de Vilencia" y musicalmente tiene alguna relación con dicho álbum... y una tapa donde se fusionan los rostros de ambos, que dice bastante del disco. Aquí, otro trabajo en la discografía del Flaco que estamos

El Ritual - El Ritual (1971)

Quizás aquellos que no estén muy familiarizados con el rock mexicano se sorprendan de la calidad y amplitud de bandas que han surgido en aquel país, y aún hoy siguen surgiendo. El Ritual es de esas bandas que quizás jamás tendrán el respeto que tienen bandas como Caifanes, jamás tendrán el marketing de Mana o la popularidad de Café Tacuba, sin embargo esta olvidada banda pudo con un solo álbum plasmar una autenticidad que pocos logran, no por nada es considerada como una de las mejores bandas en la historia del rock mexicano. Provenientes de Tijuana, aparecieron en el ámbito musical a finales de los años 60’s, en un momento en que se vivía la "revolución ideológica" tanto en México como en el mundo en general. Estas series de cambios se extendieron más allá de lo social y llegaron al arte, que era el principal medio de expresión que tenían los jóvenes. Si hacemos el paralelismo con lo que pasaba en Argentina podríamos mencionar, por ejemplo, a La Cofradía, entre otros muchos

Casandra Lange - Estaba En Llamas Cuando Me Acosté (1995)

#Músicaparaelencierro. LightbulbSun vuelve a las andadas y nos presenta un disquito de Casandra Lange (conjunto integrado por Charly García a la cabeza, junto con María Gabriela Epumer, Juan Bellia, Fabián Quintiero, Fernando Samalea y Jorge Suárez), un disquieto en vivo con canciones de Lennon, McCartney, Hendrix, Dylan, Annie Lennox, Jagger y Richards y de otros compositores además de las propias. Este es quizás uno de los secretos mejor guardados de Charly, que además aporta dos temas inéditos. Artista: Casandra Lange Álbum: Estaba En Llamas Cuando Me Acosté Año: 1995 Género: Rock Duración: 56:47 Referencia: Discogs Nacionalidad: Argentina Con ganas de pasarla bien, en el verano de 1995 Charly García armó una banda que tocara covers y recorrió distintos bares y teatros de la costa: Casandra Lange , con María Gabriela Epumer, Fabián Quintiero, Fernando Samalea y hasta Pedro Aznar en algunas ocasiones. Parte de esa gira quedó registrada aquí, un disco de edición re

Yaki Kandru - Yaki Kandru (1986)

#Músicaparaelencierro.  La agrupación colombiana Yaki Kandru, en cabeza del antropólogo e investigador Jorge López Palacio, constituye uno de los hitos etnomusicales de Latinoamérica, siendo sus aportes extremadamente valiosos para la etnomusicología no sólo del país, sino de todo el continente y a su paso, el mundo. Artista: Yaki Kandru Álbum: Yaki Kandru Año: 1986 Género: Etnomusicología Duración:  35:30 Referencia:   zigzagandino.blogspot.com Nacionalidad: Colombia Fundamentalmente, el trabajo de la agrupación consta de profundas y apasionadas investigaciones con las comunidades indígenas y campesinas, que terminaron en registros sonoros avezados, frutos de un esfuerzo inquebrantable por la comprensión integral de la música como un elemento de orden vital en las poblaciones nativas, superponiéndose a la concepción ornamental y estética del arte occidental. De este modo, Yaki Kandru no corresponde a un grupo meramente recopilatorio, sino uno que excava en los cimientos

Ideario del arte y política cabezona

Ideario del arte y política cabezona


"La desobediencia civil es el derecho imprescriptible de todo ciudadano. No puede renunciar a ella sin dejar de ser un hombre".

Gandhi, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, p. 235.