Ir al contenido principal

Freddie Hubbard & Ilhan Mimaroglu - Sing Me a Song of Songmy (1971)

Artista: Freddie Hubbard & İlhan Mimaroğlu
Álbum: Sing Me a Song of Songmy
Año: 1971
Género: Avant Garde / Experimental / Free Jazz
Duración: 40:35
Nacionalidad: EEUU / Turquía


Lista de Temas:
01. Threnody For Sharon Tate
02. This Is Combat, I Know
03. The Crowd
04. What A Good Time For A Kent State
05. Monodrama
06. Black Soldier
07. Inrerlude I
08. Interlude II
09. And Yet, There Could Be Love
10. Postlude

Alineación:
- Freddie Hubbard / trumpet, flugelhorn, recitation
- Junior Cook / tenor saxophone
- Kenny Barron / piano
- Art Booth / bass
- Louis Hayes / drums
- Ilhan Mimaroglu / synthesizer, processed sound
- Arif Mardin / organ, conductor


Acá va el primer disco del año, y lo trae Alberto... una joyita perdida en el tiempo que nuestro amigo se encarga de rescatar...
Este disco es una declaración anti belicista (como muchos de los trabajos de İlhan Mimaroğlu), donde además se incluyen distintos temas alusivos traspasados al plano musical, como el homenaje a la famosa actriz asesinada por La Familia de Manson en la canción "Threnody for Sharon Tate", tema que parece recrear ese momento con sus siniestros susurros, los violines imitando cuchilladas o los bucles de ruidos electrónicos de Mimaroğlu, logrando un clima increíble, pero mejor no nos adelantamos....

Sing Me a Song of Songmy (subtitled "A Fantasy For Electromagnetic Tape") is a moving anti-war statement by Jazz trumpeter Freddie Hubbard and Turkish musician Ilhan Mimaroglu, released in 1971. It is one of Hubbard's most experimental albums, boasting a variety of processed sounds emanating from tapes.

Con la incorporación de la fusión dentro del paradigma jazz, un disco así tenía que ser no solamente posible sino necesario y previsible. Pero... ¿en 1971??? Cosa de locos. El disco me parece una combinación muy equilibrada entre el jazz clásico con las tecnologías musicales modernas. Una excelente idea bien ejecutada, un innovación adelantada para la época, y el punto de partida para muchas de las cosas que disfrutamos en este espacio.
Vamos con el comentario de Alberto que él lo explica mejor:

Sucede muchísimas veces entre los melómanos que es muy difícil intercambiar opiniones y ser objetivos con la música que se comparte, porque los preconceptos son muy fuertes y el encapsulamiento musical es muy notorio y muy difícil de romper, entonces el entorno es inaccesible y ajeno a cualquier propuesta nueva.
Pero en el caso de esta obra todo lo mencionado antes se va literalmente a la mierda. Y paso a explicar el por qué.
A mediados de los años 50 se tralada a Nueva York, Ilham Mimaroglu (hijo de un famoso arquitecto turco) se relaciona con tipos de la talla de Charles Mingus, John Cage y Edgar Varese, este último inspirador total de la música de Frank Zappa, y comienza a experimentar debido a sus conocimientos de electrónica en los primeros prototipos de sintetizadores analógicos y máquinas de efectos, Varese en uno de sus trabajos Ionisation, donde sólo se escuchan sirenas y percusión con efectos, introduce parte de las experimentaciones de Mimaroglu. El segundo trabajo pero esta vez conceptual, es el que se presenta a continuación, denominado "Una Fantasía Para Cinta Electromagnética".
Hace 43 años se juntaban Freddie Hubbard y Ilham Mimaroglu para concebir la obra primogenita del hoy llamado movimiento Avant Garde, considero particularmente que este disco es la semilla, el huevo, el big bang, de un movimiento que hoy tiene total vigencia.
Escuchar esta obra totalmente adelantada a su tiempo, con la tecnología de esa época, es un descubrimiento que ASOMBRA, aquí hago un paréntesis (busca un momento especial en el día y con tranquilidad escuchalo de principio a fin) pues escuchar en el siglo 21 un disco conceptual, que no le falta absolutamnete nada, porque tiene sintetizadores, coros, arreglos impresionantes de cuerdas, de vientos, relatos, hasta podés escuchar fragmentos del himno de EEUU mezclado con irónicos relatos en The Crowd, piano, contrabajos, trompetas en mezclas de stereo dual, una mezcla de batería increíble, planos sonoros indescriptibles, uff..., es una experiencia única. Se me terminan los adjetivos para describir este disco!!!
Quien se sorprendio con"Dark Side of The Moon" de Pink Floyd, con "Close to The Edge" de Yes o esos pilares del progresivo, cuando escuchen esto se van a caer de culo, y más sabiendo que esta obra fue concebida en 1971, años antes que aparecieran aquellos discos.
Cuando apareció esta obra en Argentina la edito Music Hall bajo la denominada Serie Plateada en el año 1977, y por supuesto murió en las bateas y seguramente aquellas copias fueron a parar a algun horno de reciclaje de vinilo, ¿quien iba a comprar este disco en aquellos años?. Y luego su edición en formato digital fue incluída en la discografia de ese genial trompetista de jazz norteamericano llamado Freddie Hubbard y tampoco fue para el ortodoxo amante del jazz, una obra aceptada, en síntesis estamos frente a una obra incunable de la música que muy pocos conocen y que fue la fuente de inspiracion de aquellos transnochados, discolos, peposos, irreverentes, experimentales, sicoticos músicos que aún hoy maman de cuanta fusión o delirio esté dando vueltas por el universo.
El verdadero melómano no puede ni siquiera cuestionar este disco, sólo lo puede escuchar y disfrutar, para el oído rockero le va a costar un poco la digestión, para el que le gusta lo experimental esto es jamón del medio, para el popero que pase de largo.
Creo íntimamente que Roger Waters tuvo que haber escuchado The Crowd antes de inspirarse en Dark Side y especialmente en "On The Run", porque hasta los latidos del corazón aparecen acá. El concepto de comenzar el disco y finalizarlo casi de la misma manera es un dato por demás curioso. En este punto podríamos entrar en cuestionamientos absurdos porque para el fanático, Roger Waters es como un genio intocable, y obras como "Dark Side of The Moon" o "The Wall" son como hitos del rock, pero la originalidad se pone en el tapete cuando uno escucha esto, simplemente porque esta genialidad fue concebida años antes de aquellas obras, entonces te queda como una sensación de afano, pero como las comparaciones son ODIOSAS y una cosa no quita la otra, bienvenido sea "Sing Me A Song of Songmy".
Este disco es un verdadero inconseguible y descatalogado,¡que pena! ¿no? pero señoras y señores acá esta, para el disfrute de muchos.
Si pasaron los años y la aguja del vumetro de tu capacidad de asombro esta marcando rojo, andate rapidito para el link y despues me contas.

Si bien Freddie Hubbard ha tocado con casi todas las estrellas del jazz y el free jazz, İlhan no se queda atrás, siendo un aventurero de la música y pionero en la utilización de tecnologías electrónicas en la música "culta" y enemigo del extremo clasicismo y conservadurismo que reina en ese ámbito. Como dijo en una entrevista: "Desde joven me interesé por lo que estaba pasando en el mundo en ese momento en términos de música, nueva música. Nueva música, eso es lo que me interesa, nueva música. Ese fue mi principio: debes comenzar con lo que está pasando hoy y después, gradualmente, retroceder hacia el pasado, ver de dónde vino. Es preferible eso a empezar por el pasado y avanzar hasta el presente".
Y vamos con algunos comentarios en inglés, y les dejo los links del primer disco que traemos en el 2015...

This is a strange LP. Trumpeter Freddie Hubbard and his quintet (which consisted of tenor-saxophonist Junior Cook, pianist Kenny Barron, bassist Art Booth and drummer Louis Hayes) is joined by a chorus, a string orchestra, several reciters, an organist and a variety of processed sounds emanating from tapes. The thoughts expressed in the music (topical and anti-war messages) are quite sincere but the abstract sounds will only be enjoyed by a limited audience; jazz fans should look elsewhere.
Scott Yanow

WAY ahead of its time, but I'm not buying this as a proper Freddie Hubbard album. As deedee523 pointed out, this is really a Ilhan Mimaroglu album featuring Freddie Hubbard. But yeah, the Nurse With Wound influence is totally palpable. That being said, I find it hard to sit through the early Nurse With Wound (or, being fair, any Nurse With Wound), and as such I found it difficult to sit through this.
thrasher2809

This was basically a piece of musique concrete put together by producer Ilhan Mimaroglu, dealing with war and violence. It has some truly scary spoken word passages, recitations of vietnamese poetry, and all kinds of weird sound effects and atonal orchestral passages. Hubbard himself is just another color in the mix.
Fans of composers like Pierre Henry, Robert Normandeau or Bernard Parmegiani will love this. It can also be seen as a forerunner of industrial/sampladelia artists like Negativland, Nurse With Wound or The Hafler Trio. What this is not, however, is a jazz album, and those looking for straight ahead playing from Hubbard might be shocked by this record.
deedee523

This actually isn’t really a Freddie Hubbard album, but his contributions to Ilhan Mimarogla’s composition are so strong and essential that it has, over the years, found its way into Freddie’s discography. Mimarogla gives Hubbard and his band free reign during much of this album and they respond with fierce energetic aggressive free bop that matches the harsh intensity of Mimaroglu’s texts and recitations about war. This album is one of those bizarre concoctions that seemed to thrive in the late 60s and early 70s. The combination of Mimaroglu’s atonal electronics, Hubbard’s crazy jazz and the theatre aspect of the poetry makes for music that is more reminiscent of an avant-garde art rock concept album than a composer’s piece.
Mimaroglu’s synthesizer and tape manipulated music was created during a brief golden age in electronic music. At this time, synthesizers were still difficult beasts that were unreliable for conventional music, but were perfect for the modern composer looking for new sounds. Electronic music will never be this wild and real again, digital control has made the modern synthesizer no more than an organ with fancy filters and envelopes. There are some moments on this album when Ilhan will bring the noise into one of Hubbard’s free jazz workouts. These moments are the highlight of the album, it sounds as if a chaotic jazz band just careened off the stage and fell into a beautiful nightmare.
This album is very much a product of its time, extremely creative and genre breaking, but also sometimes indulgent and almost kitsch, but it’s a good kitsch. Fortunately the poetry has aged well, its neither maudlin nor exploitive of its subject and is usually dry and realistic as much of it was composed by those who have endured war as either a victim or a soldier. This is definitely an avant-garde piece, but one that is probably easy to digest by those who like this sort of late 60s creative extravagance. For Hubbard fans, this is a unique side to one of the greatest trumpeters ever, and as an added bonus, he also takes on the role of harsh poetry reciter on one cut.
Jazz Music Archives

Para empezar bien el 2015... ¿qué mejor que este álbum? Agradezcan otra vez a Alberto! Y que vengan muchas de estas cosas en este año que empieza.



Comentarios

Publicar un comentario

Lo más visto de la semana pasada

Los 100 Mejores Álbumes del Rock Argentino según Rolling Stone

Quizás hay que aclararlo de entrada: la siguiente lista no está armada por nosotros, y la idea de presentarla aquí no es porque se propone como una demostración objetiva de cuales obras tenemos o no que tener en cuenta, ya que en ella faltan (y desde mi perspectiva, también sobran) muchas obras indispensables del rock argento, aunque quizás no tan masificadas. Pero sí tenemos algunos discos indispensables del rock argentino que nadie interesado en la materia debería dejar de tener en cuenta. Y ojo que en el blog cabezón no tratamos de crear un ranking de los "mejores" ni los más "exitosos" ya que nos importa un carajo el éxito y lo "mejor" es solamente subjetivo, pero sobretodo nos espanta el concepto de tratar de imponer una opinión, un solo punto de vista y un sola manera de ver las cosas. Todo comenzó allá por mediados de los años 60, cuando Litto Nebbia y Tanguito escribieron la primera canción, Moris grabó el primer disco, Almendra fue el primer

Los Grillos - Vibraciones Latinoamericanas (1976)

Nuestro amigo Julio Moya sigue con su tarea de palentólogo del rock latinoamericano y ahora nos presenta la historia de Los Grillos, y resumiendo les diría que si Jethro Tull hubiera sido andino, probablemente hubiese grabado este disco, ya que encontrarás flautas similares a Ian Anderson, junto con instrumentos de viento autóctonos. Un disco con 8 temas con una duración total que no alcanza la media hora. De alguna manera puede trazarse un paralelismo con Los Jaivas de Chile, pero se debe tener en cuenta que la raíz folclórica es diferente y con un sonido propio de altiplano. Aquí, uno de los discos más importantes de la historia del rock en Bolivia, y una de las mayores joyas del rock boliviano, expresión del folk rock temprano donde Los Grillos fundadon el sonido del Neo Folclore Andino, incursionando en el Moog a modo de "sintetizador andino". Si disfrutaste de "Alturas de Macchu Picchu" de Los Jaivas, o los bolivianos Wara o los argentinos Contraluz, descubrirá

Varios Artistas - Reimagining in the Court of the Crimson King (2024)

La realeza de la música rock se reunió para recrear uno de los álbumes más importantes e influyentes de la historia, la obra maestra de King Crimson de 1969, "In ​​The Court Of The Crimson King", y Jorge Nuñez se volvió a acordar de ustedes y es por ello que ahora lo presentamos en sociedad: uno de los álbumes más icónicos de la historia de la música, considerado por los críticos como una grandiosa obra maestra, vuelve a ser noticia porque recién salió del horno su última resurrección, con reversiones a cargo de miembros de King Crimson, como Mel Collins y Jakko M. Jakszyk, así como de Todd Rundgren, Chris Polonia (Megadeth), Ian Paice (Deep Purple), Joe Lynn Turner (Rainbow), James LaBrie (Dream Theater), Carmine Appice (Vanilla Fudge, Cactus, Pappo's Blues, etc.), Steve Hillage (Gong) y más. Y lo más divertido es que seguramente quedarás paralizado de oír como cada tema es interpretada por esta extraordinario banda de músicos. Para que te entretengas en el finde, es

Spinetta y el sonido primordial

“Si vinieron para que les hable de mí, me voy –dijo Luis Alberto Spinetta al tomar el micrófono–. Yo les voy a hablar de la música en una faz filosófica: del origen de la materia sonora y su repercusión en la civilización. Y solo contestaré preguntas sobre eso, no sobre Spinetta.” Eran pasadas las 19.30 del lunes 2 de julio de 1990 cuando el Flaco dio comienzo a su “clínica de poesía musical” en la Casa Suiza –ubicada en Rodríguez Peña 254 de la ciudad de Buenos Aires–, con entrada libre y gratuita, ante más de cuatrocientas personas. Años después, esa charla se convertiría en un libro apócrifo: El sonido primordial. Por Patricio Féminis Esta es la historia de aquella conferencia de Spinetta que llegaría a tener una edición pirata, como si fuera un libro suyo, y que llegaría a venderse por dos editoriales distintas en Mercado Libre. Aquel lunes invernal de 1990, el guitarrista, cantante y creador asistió para exponer en la Casa Suiza (hoy tapiada por un edificio en construcción)

La Mesa Beatle: Borges y el Squonk de Genesis. Un homenaje a las aventuras íntimas de los perdedores

Buenos días desde La Barra Beatles, hoy nos vamos rumbo a la Inglaterra de los 70´s, una era de oro que pone melancolía en La Barra. La idea es  rememorar a una de las grandes bandas de rock progresivo, que en Argentina empezamos a conocer años después de sus primeros lanzamientos. En 1976 Genesis publica el primer disco luego de la traumática partida de su cantante y miembro fundador Peter Gabriel. Representó todo un reto, porque mucha gente teorizó que con esa separación el grupo había sufrido una herida de muerte. Perder un cantante y compositor de la talla de Peter creo que preocupa a cualquiera, pero los muchachos no arrugaron y decidieron continuar, el resultado fue uno de sus mejores trabajos: “A trick of the tail”. Para algunos la traducción literal sería “Un truco de la cola”, otros hablan de un giro idiomático que sería algo así como “El diablo estuvo metiendo la cola”, también lo traducen como “Un golpe de timón”. Por Jorge Garacotche Este bellísimo álbum fue grabado entre

La indiferencia de los tiranizados duele como la crueldad de los tiranos

Para John Berger, "las tiranías no solo son crueles por sí mismas, sino que, además, ejemplifican la crueldad y, por consiguiente, fomentan la capacidad para serlo y la indiferencia frente a ella entre los tiranizados". Estamos frente a una avanzada masiva sobre nuestras vidas. Hacia donde miremos vemos catástrofe. Despidos, comedores sin comida, cierre de programas que garantizaban derechos, desfinanciamiento de las universidades públicas, desregulación de las tarifas, represión de la protesta, el endeudamiento como mecanismo de reducción de la posibilidad de vivir y una larga  lista que se actualiza día tras día. Frente a esto, se suceden expresiones que intentan revalorizar las vidas dañadas: "Nuestro trabajo era importante", "no todos somos ñoquis" o ―peor aún― "yo no era ñoqui", "lxs docentes no adoctrinamos", "perdimos compañerxs que hacían". Tenemos que producir valor a partir de la desgracia. Vivir se convirtió en

Miguel Abuelo & Nada - Miguel Abuelo & Nada (1973)

Mucho antes de agitar la primavera alfonsinista de la recién llegada democracia con la segunda encarnación de Los Abuelos de la Nada allá por los años 80, había nacido en Francia la primera versión de esta agrupación, pariendo además un disco maldito del que poco se llegó a conocer por estos parajes, e inclusive la primera edición para el mercado argentino de este disco salió no hace mucho. Un disco particular, donde hay hard rock, psicodelia, experimentación, y además una historia muy rica donde terminan apareciendo muchos de los máximos referentes del rock argentino, y donde Miguel Abuelo, ese niño de la calle devenido en poeta iluminado por la psicodelia y el folclore del noroeste es el protagonista casi casi, principal. Recién lo acabamos de presentar y ahora revivimos este disco tan particular. Un disco de culto que no puede estar afuera del blog cabeza. Artista: Miguel Abuelo & Nada Álbum: Miguel Abuelo & Nada Año: 1973 Género: Hard rock / Rock psicodélico Duració

Incredible Expanding Mindfuck (I.E.M.) - I.E.M. (2010)

Una reedición de la discografía completa de I.E.M., y convengamos que estos temas de I.E.M. eran muy difíciles de encontrar dado que sus ediciones fueron de una tirada muy limitada que ya se había por descatalogada ya hace mucho tiempo. Otro enorme aporte de LightbulbSun, y para aquellos que no están familiarizados con esto, les cuento que estos son los álbums en formato boxset de I.E.M., o Incredible Expanding Mindfuck, o el apodo de Steven Wilson para sus exploraciones psicodélicas y krautrock creadas entre lo que va de 1996 hasta el 2001 que pueden resultarte una especie de shock. Este compilado reúne con los 3 álbumes de estudio en este período, y definitivamente har algunas joyas aquí que seguramente serán muy apreciadas por el público cabezón. E ideal para cerrar otra semana a pura música en el blog cabeza, aquí tienen mucha música por si el fin de semana se presenta feo y lluvioso y se te joda el asado... con esto no te vas a aburrir. Artista: Incredible Expanding Mindfuck Á

El arte es para el aire: El aplausómetro, según Spinetta

"No puedo evaluar lo que hago con el aplausómetro. Me importa un belín. La pregunta es, si un pintor que sabe que es bueno sabe también que no va a poder mostrar sus cuadros, ¿los pintaría? Más bien. Le chupa un huevo. Un novelista, un poeta que es capaz de escribir versos, ¿qué necesita? Nada; va a Pippo, se pide un fresco y batata, se sienta y en el mantel, nomás, escribe LAS palabras. ¿Tecnología? Nada ¿Costo? Cero. Si uno hace música y sabe que suena bien, no importa si otro cree que no es tan buena. ¿Qué? ¿La voy a parar y no la voy a componer? No. Me importa un pito. Es el aire para quien yo la estoy haciendo y es el aire el que me va a devolver lo que yo quiera sembrar allí. ¿Acaso una novela se aplaude? Se lee en soledad. El arte es un trabajo individual y suena dentro del recinto en el que se lo trabaja. De ahí a que se crea que es una necesidad que otro lo escuche hay un largo espacio. Y, por otro lado, cuando la música es buena, cura. Cura. Sólo eso. Entonces, ahí sí

Bosón de Higgs - Los Cuentos Espaciales (2023)

Para terminar la semana presentamos un disco doble muy especial, desde Ecuador presentamos a una banda que ya tiene un nombre particular que los define: Boson de Higgs, que como ópera prima se manda con un concepto inspirado en el cosmos, la astronomía en un viaje interestelar de 15 temas que tienen además su versión audiovisual, en un esfuerzo enorme que propone la divulgación científica y cultural de un modo nuevo, donde se aúnan la lírica en castellano, el rock alternativo, la psicodelia, el space rock, el hard rock y el rock progresivo. Un álbum doble sumamente ambicioso, con muy buenas letras y musicalmente muy bien logrado y entretenido en todos sus temas (algo muy difícil de conseguir, más pensando si es su primera producción) y donde puede verse en todo su esplendor en su versión audiovisual que obviamente no está presentado aquí salvo en algunos videos, pero que pueden ver en la red. En definitiva, dos discos muy buenos y realmente asombrosos para que tengan para entretenerse

Ideario del arte y política cabezona

Ideario del arte y política cabezona


"La desobediencia civil es el derecho imprescriptible de todo ciudadano. No puede renunciar a ella sin dejar de ser un hombre".

Gandhi, Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1969, p. 235.